El Gran Profeta de Gargallo en el jardín: el Reina Sofía expone la escultura cuatro años después

El Museo Reina Sofia ha decidido volver a exponer la escultura de Pablo Gargallo Grand Prophète (Gran Profeta), realizada en 1933 y que forma parte de sus colecciones. La obra, de más de dos metros de altura, se mostró hasta el pasado 2021, y ahora se exhibe en una nueva ubicación: el Jardín del edificio Sabatini.

Su instalación coincide con la retirada del pájaro lunar de Joan Miró, otra escultura de 1966 que se trasladará a la Llotja de Palma con motivo de la exhibición “Paysage Miró. De les trobades i de l’atzar en Miró”, que podrá visitarse desde el 16 de julio y a la que el Reina Sofía colabora con otros préstamos.

El zaragozano Gargallo fue uno de los tres representantes de la escultura moderna española en París, junto a Julio González y Pablo Picasso, y su andadura se caracterizó por sus esfuerzos por dominar el metal y su capacidad para reinterpretar la naturaleza mediante formas estilizadas e innovaciones técnicas.

Este Grand Prophéte fue su obra culmen. Se trata de una gran escultura transparente en bronce fundido: no habría podido ejecutarse en metal recortado o forjado dado el espesor del metal y el tamaño en el que se concibió. Gargallo modeló este trabajo en escayola para su posterior fundición en dicho bronce, labor que por causas económicas se efectuó de manera póstuma, en 1936.

Esta temática del profeta apareció pronto en la producción del artista, que mucho antes, en 1904, dibujó con trazo rápido y seguro, a pluma, una figura de un predicador barbudo: san Juan Bautista clamando en desierto. Después ensayaría el formato tridimensional en chapa recortada, en el busto Étude de Prophète de 1926, en cobre, igualmente en los fondos del MNCARS.

Por último, llegaría este Grand Prophéte, obra esencial de la escultura de vanguardia del siglo XX, que llegó a exponer en una monográfica en la Galería Brummer de Nueva York y en la Sala Parés de Barcelona (en su versión original en escayola), las dos en 1934. E. Tèriade, editor de Cahiers d’Art, la publicó en el quinto número de la revista Minotaure, del mismo año, vinculada al surrealismo.

Pablo Gargallo. Grand Prophète (Gran Profeta), 1933. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. MNCARS
Pablo Gargallo. Grand Prophète (Gran Profeta), 1933. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. MNCARS

Ernesto Neto: crochet para el Grand Palais

Hasta el 25 de julio de 2025, el artista brasileño Ernesto Neto transforma la nave del Grand Palais de París en un espacio inmersivo y sensorial de la mano de Nosso Barco Tambor Terra, una instalación monumental elaborada con crochet, corteza y especias.

Diseñada para ser recorrida y habitada, conforma un entorno multisensorial que manifiesta una relación fundamental con la naturaleza y explora la continuidad entre nuestros propios cuerpos y los de la Tierra a través de materiales orgánicos y técnicas ancestrales. Se inspira en el profundo impacto de la navegación en el mundo, que transformó los lazos entre las personas y los lugares.

Neto busca a menudo transformar las imágenes y los símbolos asociados a la historia pasada en una comunión colectiva y ritual con su arquitectura porosa. La escultura incorpora una amplia gama de instrumentos de todo el mundo, con activaciones periódicas durante las cuales el público es invitado a entrar y tocar los tambores ocultos en su interior.

Al aunar en propuestas como ésta nuestras diferencias culturales, este autor evoca poéticamente la posibilidad de la comunicación universal a través de pulsos y ritmos.

Ernesto Neto. Nosso Barco Tambor Terra. Grand Palais, París
Ernesto Neto. Nosso Barco Tambor Terra. Grand Palais, París

Chillida Leku, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Fundación Botín y Museo Universidad de Navarra mantienen su alianza para compartir visitantes

Chillida Leku, el Museo Universidad de Navarra, el Centro Botín de Santander y el Museo de Bellas Artes de Bilbao han reeditado este año su alianza para aunar esfuerzos en la promoción y gestión de sus proyectos, ampliando de forma mutua los beneficios de sus respectivos colectivos de Amigos y ofreciendo ventajas adicionales para el público general. En 2019 se firmó el convenio que establecía la colaboración, a la que el centro navarro se unió en 2023.

Cada uno de esos espacios concede un 20% de descuento en la entrada a sus salas a los visitantes que acudan mostrando otra entrada del resto de los centros, una disminución de tarifa que aumenta hasta el 30% en el caso de los Amigos de los museos colaboradores. No obstante, durante 2025, la entrada al Museo Universidad de Navarra será gratuita para todos los públicos con motivo de su décimo aniversario, razón por la que este año se ofrecerá al visitante un libro como obsequio, a elegir en la colección de publicaciones del MUN.

Los cuatro centros vienen colaborando, igualmente, en la difusión de sus propuestas. Acaban de presentar una nueva serie de reels para Instagram, compuesta por tres vídeos cortos, que se ha estrenado hoy en sus perfiles de la red social. En ellos se subrayan las diferencias y la esencia de cada uno de los museos, recalcando que todos son complementarios y atractivos, en relación con su ubicación, naturaleza y misión.

Visitantes durante el Solsticio de verano 2025 en Chillida Leku. Foto: Alex Abril
Visitantes durante el solsticio de verano 2025 en Chillida Leku. Fotografía: Alex Abril

Chillida Leku traza un retrato íntimo de Pilar Belzunce

Este año se cumple un siglo desde el nacimiento de Pilar Belzunce, que fuera esposa de Eduardo Chillida y una figura fundamental también en su andadura artística. Para conmemorar el aniversario, Chillida Leku ofrece, hasta enero de 2026, una exposición que celebra y recuerda su figura y que revela, a través de los retratos que Chillida hizo de ella y de sus ocho hijos, fragmentos de su identidad como mujer de gran determinación y adelantada en algunos aspectos a su tiempo.

Pueden contemplarse fotografías y objetos que repasan sus vivencias, pequeñas esculturas y pinturas realizadas por ella misma como afición, junto a dibujos de figuras a cargo del propio Chillida, muchos inéditos y procedentes del ámbito familiar.

Pilar Belzunce. Retrato íntimo. Chillida Leku
Pilar Belzunce. Retrato íntimo. Chillida Leku

Exposiciones, charlas e impulso al coleccionismo: ARTESANTANDER avanza sus actividades paralelas

La 33ª edición de ARTESANTANDER tendrá lugar del 11 al 15 de julio en el Salón Bahía del Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital cántabra; como ya anunciamos, participarán en la cita cuarenta galerías y ciento veinte artistas.

De nuevo bajo la dirección de Mónica Álvarez Careaga, la muestra se completará con un programa de actividades paralelas, entre ellas Ways to Collect y la Convocatoria Abierta del Institut d’Estudis Baleàrics. La primera consta de dos iniciativas destinadas a acompañar el proceso artístico de los creadores, desde la producción hasta la comercialización de las obras: The Print Subscribers Club, un proyecto de la galería madrileña Benveniste Contemporary que cumple un cuarto de siglo presentando en Artesantander sus publicaciones recientes de obra gráfica para sus suscriptores, y que esta vez acogerá trabajos de Doris Salcedo y Varda Caivano; y 6-Forest Studio (Colección Solo, Madrid y Cantabria), que produce, apoya y comparte el arte actual, promoviendo la experimentación en la creación de esculturas y art toys. Exhibirá a Ana Barriga, Ryan Heshka, Sergio Mora o Motohiro Hayakawa.

En cuanto al Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), propone la exposición “Paisajes suspendidos: bodegones marinos” de Jorge Diezma, ganadora en una convocatoria al efecto. El pintor tomó como punto de partida la revisión de algunos lugares comunes de la tradición figurativa, sobre todo del legado barroco y sus bodegones marineros.

 Imagen del libro de de Doris Salcedo para el proyecto The Print Subscribers Club de la galería Benveniste Contemporary (Madrid)
Imagen del libro de de Doris Salcedo para el proyecto The Print Subscribers Club de la galería Benveniste Contemporary (Madrid)

Por otro lado, crece el apartado ARTESANTANDER Talks, destinado al intercambio de experiencias entre coleccionistas, comisarios, artistas y profesionales del sector. Se sumarán esta vez Fernando Sánchez Morote, Sara Navarro y Borja Fernández-Cobaleda; además, en una mesa redonda sobre el programa Confluencias charlarán el comisario independiente Juan Francisco Rueda y Beatriz Herráez, directora de Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo de Vitoria. Otros comisarios en ARTESANTANDER serán Omar Pascual Castillo, Dalia de la Rosa, Laura Cobo, Alicia Riva y Cristina Anglada.

Un año más, la feria contará con la sección ARTESANTANDER Editorial, que da a conocer el trabajo de editoriales y librerías centradas en la divulgación del arte contemporáneo. Los sellos escogidos para participar en esta edición son Turner (Madrid), Carmen Alonso Libros (Santander), Cendeac (Murcia), Planabooks Editorial (Madrid), Head Take Away (Multiva, Navarra) y Caja Negra Editora (Buenos Aires/Madrid).

Hay que reseñar que se incrementa el número de galardones a entregar en la muestra. Este 2025, la feria otorgará un nuevo Premio de Residencia en el Centre d’Art Contemporani Piramidón de Barcelona, destinado a uno de sus artistas. Su dotación consiste en una estancia de dos meses en 2026, durante los que el seleccionado podrá desarrollar su práctica en un entorno profesional y creativo, con alojamiento y zona de trabajo. Este premio se une al segundo Premio de la Residencia Artística Celestino Cuevas, que dirige en Reinosa el artista y profesor José Aja.

Por primera vez se fallará, igualmente, el Premio de Adquisición Eurostars Hotel Company, que seleccionará obra para su colección. Y otros premios de adquisición de colecciones privadas se incorporan también: los de la Colección El Cagigal, la Colección Salvador Ranero, Wadström Tönnheim Collection, la Colección Navacerrada, la Kells Art Collection, Mouro Producciones y la Colección Rucandio.

El Premio Exposición Museo Nacional de Altamira reconocerá a uno de los artistas en la feria para realizar una exposición individual dentro de su programa de arte contemporáneo y el Premio Exposición Puerto de Santander escogerá a otro para exponer su obra en alguno de los espacios patrimoniales recuperados para la actividad ciudadana del Puerto de Santander: la Nave Sotoliva, el Centro de Arte Cabo Mayor o el Palacete del Embarcadero.

Jorge Diezma. Bodegón marinero con sandía, 2023
Jorge Diezma. Bodegón marinero con sandía, 2023

LA BIBI + REUS: Miquel Campins y Fran Reus unen sus galerías

Dos galerías mallorquinas de trayectoria relevante se han aliado para poner en marcha una nueva firma: LA BIBI + REUS, con el objetivo de adquirir una posición de fuerza en el mercado nacional e internacional y atraer a esta isla un mayor coleccionismo, además de aligerar los trámites burocráticos. Miquel Campins (antes La Bibi) será director del proyecto tras su alianza con Fran Reus, que conducía la sala del mismo nombre.

Según este último, unirnos bajo el nombre LA BIBI + REUS fue, para nosotros, algo orgánico y natural. Tanto Miquel como yo buscamos aportar nuestras identidades particulares a un proyecto conjunto que nos permita ser más competitivos, ofrecer mejor experiencia y llegar a más sitios.

Desde sus inicios hace más de dos décadas, Reus ha trabajado con artistas emergentes, favoreciendo su presencia en ferias internacionales y en instituciones públicas, mientras que La Bibi, fundada en 2021, exploraba fundamentalmente los límites del lenguaje artístico.

En Palma de Mallorca, LA BIBI + REUS CITY contará con un espacio de más de quinientos metros cuadrados de exposición entre las calles San Miguel y Sindicato, que abrirá sus puertas en junio. A seis kilómetros, en Establiments, se situará su segunda sede: una antigua fábrica de tela de llengües (las clásicas mallorquinas), que se denominará LA BIBI + REUS COUNTRY. Y habrá una tercera, donde se pondrá en marcha un programa de residencias.

En cuanto a sus artistas representados, por parte de Fran Reus se unen Bel Fullana, Marian Garrido o Abel Jaramillo, entre otros, mientras que La Bibi sumará a creadores como Alejandro Javaloyas, Grip Face o Fátima de Juan.

El primer proyecto conjunto de LA BIBI + REUS tendrá lugar este fin de semana en ARCO Lisboa; en la capital portuguesa exhiben trabajos de Irati Inoriza y Alejandro Javaloyas.

Solo unos días después, desde el 5 de junio y dentro del Art Palma Summer, inaugurarán una exposición individual y una conjunta, en las que podrán verse piezas de Fausto Amundarain, SRGER, Paul Riedmüller, Miquel Ponce, Marian Garrido, Maite y Manuel, José Fiol, Irati Inoriza, Grölund – Nisunen, Grip Face, Fátima de Juan, Callum Green, Bel Fullana, An Wei, Alejandro Javaloyas y Abel Jaramillo. Será en su centro del casco histórico de Palma.

Respecto a las residencias artísticas, pasarán por la galería este verano Noah Schneider (junio), Paula Valdeón (julio) y Yann Leto (agosto).

Alejandro Javaloyas. Ainsi chantent les oiseaux
Alejandro Javaloyas. Ainsi chantent les oiseaux

La galerista Elvira González, Premio Alberto Anaut 2025

La Fábrica ha anunciado hoy que la galerista Elvira González recibirá el Premio Alberto Anaut. Impulso a la Cultura, en su segunda edición.

El galardón reconoce su trayectoria: desde la fundación de la Galería Theo en 1966, junto a Fernando Mignoni, y después con la Galería Elvira González, ha contribuido a enriquecer el panorama artístico nacional, así como a aportar una estructura, en aquellos años solo esbozada, al mercado del arte en España.

Pionera en exhibir en nuestro país la producción de autores como Rodin, Juan Gris, Fontana o Francis Bacon, su galería ha sido, además, plataforma para el conocimiento de figuras europeas y estadounidenses como Donald Judd, Alexander Calder, Dan Flavin, Richard Serra o John Chamberlain. El jurado ha recordado también su rol como  difusora, gestora y mecenas y su influencia en la consolidación de colecciones, museos y ferias. Según su acta, su audacia y valentía han alcanzado un carácter sobresaliente al apostar por el arte cuando su reconocimiento era escaso o nulo, promoviendo artistas y transformando el contexto del arte contemporáneo en nuestro país.

El Premio Alberto Anaut. Impulso a la Cultura fue creado el año pasado para homenajear a la figura de Alberto Anaut y reconocer a profesionales que, como él, hayan contribuido al desarrollo y fortalecimiento de la cultura en España desde actividades que no suelen alcanzar el conocimiento público: el comisariado, la programación, la producción, el mecenazgo o la gestión. En su primera entrega fue para Alfonso Aijón, fundador de Ibermúsica.

El galardón se entregará el próximo 24 de junio en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Nacida en Madrid en 1937, Elvira González se dedicó a la danza antes de trasladarse a vivir a París en 1963. En 1966 regresó a Madrid y fundó con Fernando Mignoni la mencionada Galería Theo, que codirigió durante un cuarto de siglo y que fue una de las primeras galerías de arte moderno y contemporáneo en abrirse en España. Por sus salas pasaron Josef Albers, Bacon, Joan Miró, Jesús Soto, Eduardo Chillida, Antoni Tàpies, Gerardo Rueda, Fernando Zóbel, Gustavo Torner, Eusebio Sempere o César Manrique.

En 1994 fundó su propia galería, bajo su nombre, en la que ha dedicado muestras a Alexander Calder, Eduardo Chillida, Adolph Gottlieb, Donald Judd, Pablo Picasso o Mark Rothko. En 1999 se le otorgó la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, en 2011 obtuvo la Medalla al Mérito en el Trabajo y, en 2013, el Premio de la Fundación Arte y Mecenazgo en la categoría de galerista.

La galerista Elvira González, Premio Alberto Anaut 2025
La galerista Elvira González, Premio Alberto Anaut 2025

Dos retratos virreinales peruanos se suman a los fondos del Museo del Prado

El arte de los virreinatos americanos es uno de los ámbitos en los que el Museo del Prado busca incrementar sus colecciones; a ese fin responde la incorporación en depósito, anunciada esta semana, de dos retratos del siglo XVIII que se llevaron a cabo en el Virreinato del Perú, gracias a la generosidad de la Fundación Don Álvaro de Bazán.

Representan a doña Joaquina Nimpha de Carvajal y Vargas, condesa del Puerto, y a su marido, don Fermín Francisco de Carvajal-Vargas y Sotomayor y Alarcón, y se atribuyen al pintor local Pedro José Díaz. Su importancia reside en que constituyen un ejemplo relevante de la sofisticación que llegó a alcanzar ese género de la retratística virreinal en la segunda mitad del siglo XVIII.

Doña Joaquina se casó en 1741 con su primo Fermín Francisco de Carvajal-Vargas. Años después, en 1753, heredó de su madre el título de Correo Mayor de las Indias, del que también dispondría su esposo a partir de 1755, cuando fue aprobado por Carlos III, monarca resaltado en los retratos a través de las divisas en los escudos de armas. Bonitas joyas adornan el vestido de la modelo, mientras otras descansan sobre la mesa de tocador, en cuyo espejo se refleja la mano de la dama portando un pasador.

En cuanto a don Fermín, nacido en 1722 en Chile, fue alcalde ordinario de Lima, capitán de caballería y Correo Mayor de las Indias hasta que el título fue suprimido en 1768, tras la incorporación del Correazgo a la Corona de España. En 1771 ascendió a comandante de los Reales Ejércitos, un grado incluido en un estado anterior de la inscripción en su retrato. En 1791 obtendría la Orden de Carlos III, fecha aquella en la que fue sobrepintada su indumentaria de comandante con la de teniente general, grado que recibió en 1789. Falleció en 1797 en Madrid.

Pedro José Díaz, su autor, fue uno de los retratistas más destacados de Lima en las décadas finales del virreinato. Permaneció activo entre 1771 y 1814 y solo se conserva una obra suya en España, además de estas composiciones: el retrato del virrey Don Manuel de Amat y Junyent, realizado en 1772 y atesorado por el Museu Nacional d´Art de Catalunya.

Pedro José Díaz. Doña Joaquina Nimpha de Carvajal y Vargas, condesa del Puerto. Museo Nacional del Prado. Depósito de la Colección Fundación Don Álvaro de Bazán, Madrid
Pedro José Díaz. Doña Joaquina Nimpha de Carvajal y Vargas, condesa del Puerto. Museo Nacional del Prado. Depósito de la Colección Fundación Don Álvaro de Bazán, Madrid
Pedro José Díaz. Don Fermín Francisco de Carvajal-Vargas y Sotomayor. Museo Nacional del Prado Depósito de la Colección Fundación Don Álvaro de Bazán, Madrid
Pedro José Díaz. Don Fermín Francisco de Carvajal-Vargas y Sotomayor. Museo Nacional del Prado Depósito de la Colección Fundación Don Álvaro de Bazán, Madrid

 

Jaume Plensa ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

El pasado 11 de mayo Jaume Plensa ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando con un discurso titulado Del “Yo” al “Nosotros”, que fue contestado por el historiador Víctor Nieto.

La candidatura del escultor como académico de número en la sección de esa disciplina fue presentada en 2022 por el también escultor Juan Bordes Caballero y los catedráticos Simón Marchán Fiz y Víctor Nieto Alcaide.

Desde hace cuatro décadas, Plensa ha dado forma a una producción diversa: esculturas de grandes dimensiones, encargos públicos para espacios abiertos, escenografías y vestuarios para ópera y teatro; también ha llevado a cabo piezas de formatos más íntimos: dibujos, estampas, libros de artista y obras múltiples sobre papel. Esta heterogeneidad, y los significados múltiples que impregnan su trabajo, se asocian siempre a una triada compuesta por el signo, la palabra y el cuerpo.

En su discurso intercaló Plensa poemas, reflexiones, memorias, dudas y deseos y exaltó la belleza como “vínculo que nos une a todo y a todos”, un “lugar” de encuentro. También defendió la importancia del arte en nuestros días y la necesidad de crear un entorno de luz y belleza en el entorno cotidiano en el que cada individuo pueda encontrar sus capacidades para crecer.

Jaume Plensa ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

 

Parvine Curie y Helios Gómez se crecen en el MNAC barcelonés

En las últimas semanas, el Museu Nacional d´Art de Catalunya ha recibido dos importantes donaciones. Una de ellas, realizada por Antonio Sagnier, contribuirá a la formación de la colección de arte catalán de posguerra y segunda vanguardia en este centro: se trata de la escultura Première mère, de Parvine Curie (Nancy, 1936), fechada en 1969-1970.

Fue adquirida por ese coleccionista con la intención de donarla al MNAC, se ejecutó en bronce y es característica del estilo de un momento pleno de Curie. En la senda de Oteiza, Chillida o Barbara Hepworth, esta artista exploraba el potencial expresivo del objeto tridimensional: volumen, masa, superficie y vacío, pero esos aspectos formales se completan con una dimensión simbólica, consistente en la referencia a la maternidad a través de estructuras arquitectónicas que aluden a casas o edificios sólidos que protegen su núcleo interior, un tema recurrente en las creaciones de la francesa.

No hace mucho la obra de Curie se sumó al fondo permanente del Centre Pompidou parisino, que también la incluyó en la reciente exposición “Elles font l’abstraction”. Y el MNAC había ingresado otras obras suyas últimamente: una serie de tres esculturas de cerámica a través de la Col·lecció Nacional d’Art Contemporani de la Generalitat de Catalunya, y un conjunto de dibujos donados por la propia artista. Son creaciones de su primera época, cuando vivía en Cataluña, trabajando bajo la influencia del románico catalán, y aún firmaba como Arlette Martí.

Parvine Curie. Première mère, 1969-1970. Museu Nacional d´Art de Catalunya
Parvine Curie. Première mère, 1969-1970. Museu Nacional d´Art de Catalunya

Asimismo, ha recibido el MNAC un conjunto de media docena de óleos, veintisiete dibujos y un libro de Helios Gómez procedentes de la colección personal que el artista conservaba en su poder. Esas piezas, correspondientes a distintas etapas del autor, habrán ahora de documentarse y estudiarse y se suman a las tres pinturas, igualmente propiedad del hijo de Gómez, que han sido adquiridas por el Museu, aunque previamente estaban en depósito: Evacuación, Agro Andaluz y Dolor aerotransportado (paracaídas con ojo).

Esta última donación enriquecerá el acervo de este centro en torno a la Guerra Civil y la dictadura, que ya supone un referente para el arte de ese período y que se nutre de un centenar de obras de cuarenta creadores.

El sevillano, pintor, cartelista y poeta, fue un relevante artista gráfico y se ocupó de cerámicas, escenas religiosas o publicitarias. Viajó por distintas ciudades europeas, por razones de exilio político o a causa de revoluciones artísticas y sociales, hasta asentarse en Barcelona, donde impulsó distintas causas hasta su muerte bajo el signo del anarquismo y el comunismo antiestalinista. Es responsable de la Capilla Gitana de la prisión Modelo de Barcelona, que pintó entre 1945 y 1954, estando él encarcelado, y que actualmente se está restaurando.

Helios Gómez. Horrors de la guerra. Evacuació, 1937. Museu Nacional d´Art de Catalunya
Helios Gómez. Horrors de la guerra. Evacuació, 1937. Museu Nacional d´Art de Catalunya

 

Almudena Lobera, CentroCentro sensorial

La artista madrileña Almudena Lobera transforma, hasta el 8 de junio de 2025, la tercera planta de CentroCentro modificando su estructura mediante una intervención sensorial. A través del color ha hecho suya la franja definida por la barandilla de vidrio que delimita las salas expositivas, dando lugar a una especie de piscina cuyo nivel de agua se eleva hasta el cuello, proponiendo al espectador una experiencia de inmersión.

Este gesto deviene un punto de partida para su exhibición, “Secuencia Plano Secuencia”, que, además, dialoga con la arquitectura del edificio al generar una simetría bilateral. Ha articulado Lobera una atmósfera de palíndromo y déjà vu, atendiendo a las características de este conjunto de salas, a las que se puede acceder desde dos puntos distintos. El recorrido del espectador se convierte, así, en una reflexión permanente entre dos estados contrarios: el de lo objetivo y racional y el de lo subjetivo y espiritual.

Contemplaremos también la serigrafía Donde comienza el interior (2021), que contiene claves necesarias para adentrarse en la muestra: representa una piscina que contiene en su interior un universo, junto a una escalera que conecta con el exterior. En esta pieza, el agua se extiende infinitamente, proponiendo una meditación sobre la inmensidad. Dicha imagen de la piscina, plena de simbolismo, pasa a ser el centro de la propuesta, consolidándose como metáfora de los límites de la percepción y de las tensiones entre lo finito y lo infinito.

Asimismo, a través de nuevas obras de dibujo, escultura, instalación y vídeo, Lobera despliega una iconografía representativa de sus obsesiones, que pasan por lo ambiguo, lo transitorio y las delgadas divisiones entre lo real y lo ficticio. Se propone, en definitiva, al público poner en cuestión sus percepciones y participar en una inmersión expositiva que trasciende la observación.

Almudena Lobera. Secuencia Plano Secuencia. CentroCentro

Ed Atkins, desorden vital y videográfico

Nacido en 1982 en Reino Unido y residente entre Berlín y Copenhague, Ed Atkins ha sido reconocido por sus vídeos y animaciones generados por ordenador. Empleando tecnologías contemporáneas por caminos inesperados, su obra explora la creciente brecha entre el mundo digital y los sentimientos humanos y adopta técnicas de la literatura, el cine, los videojuegos, la música y el teatro para examinar los nexos entre la realidad, el realismo y la ficción.

Hasta el próximo 25 de agosto, una muestra en la Tate Britain revisa toda su carrera, recorriendo sus proyectos con imágenes en movimiento de los últimos quince años, escritos, pinturas, bordados y dibujos. Unos y otros confrontan la ingravidez de la vida digital con los condicionamientos físicos del peso y el tacto.

Este autor se vale de sus propias experiencias, sentimientos y de su cuerpo para indagar en temas ligados a la intimidad, el amor y la pérdida. La exhibición, justamente, representa para él una reinvención de las realidades desordenadas y desmoronadas de su existencia.

Ed Atkins. Pianowork 2, 2003
Ed Atkins. Pianowork 2, 2003

Kapwani Kiwanga, Premio Joan Miró 2025

La Fundació Joan Miró ha anunciado hoy la concesión del Premio Joan Miró a la artista francocanadiense Kapwani Kiwanga (Hamilton, 1978), en reconocimiento a una trayectoria artística singular en la que ha conjugado la investigación académica, el comentario social y la generación de formas visuales complejas e innovadoras.

Radicada en Europa (en París) desde hace más de dos décadas y antropóloga de formación, aborda en su producción asuntos como la religión comparada y la antropología a través de instalaciones, esculturas, vídeos y performances.

El jurado del galardón, presidido por Marko Daniel, director de la fundación barcelonesa, ha estado compuesto por Hoor Al Qasimi, presidenta y directora de la Sharjah Art Foundation en los Emiratos Árabes Unidos y actual comisaria de la Bienal de Sídney; Pablo Lafuente, director artístico del Museu de Arte Moderna de Río de Janeiro (MAM); Ann-Sofi Noring, antigua codirectora del Moderna Museet de Estocolmo y actual miembro de la junta de gobierno de la Real Academia Sueca de Bellas Artes; Marie Hélène Pereira, comisaria en jefe de prácticas performativas en la Haus der Kulturen der Welt (HKW) de Berlín; y Jorge Diez, director de diseño de CUPRA. Han resultado finalistas Jumana Emil Abboud (Palestina, 1971), Arahmaiani (Indonesia, 1961), Bonnie Devine (Canadá, 1952) y Christodoulos Panayiotou (Chipre, 1978).

En Kiwanga han valorado la precisión y el rigor con que formaliza procesos históricos y sociales que han configurado las realidades contemporáneas. Concibe su obra, basada en la investigación, como un archivo experimental que analiza los desequilibrios de poder del pasado y del presente y sus instalaciones proponen al público reflexionar sobre el impacto que tienen los espacios que habitamos en sus usuarios, por su diseño y por su historia.

Kapwani Kiwanga. Fotografía: Lance Gerber. ©Kapwani Kiwanga, VEGAP, Barcelona, 2025
Kapwani Kiwanga. Fotografía: Angela Scamarcio. ©Kapwani Kiwanga, VEGAP, Barcelona, 2025

Con estudios en la Universidad McGill de Montreal y en la École des Beaux-Arts de París, construye sus obras a partir de una investigación exhaustiva, a menudo a partir de historias olvidadas o silenciadas. Entremezcla deliberadamente la realidad y la ficción para desestabilizar narrativas hegemónicas y abrir espacios en los que caben los discursos marginales.

Su obra no es muy conocida en España, pero ha podido verse en el New Museum de Nueva York, el MOCA de Toronto, la Haus der Kunst de Múnich, el Kunstmuseum de Wolfsburg, el CAPC de Burdeos o el Museu Serralves de Oporto. En 2024 representó a Canadá en la Bienal de Venecia, donde presentó la instalación Trinket (Baratija), que suponía una reflexión poética y crítica sobre el comercio global y los intercambios desiguales a través de la historia de las perlas de cristal.

Entre otros reconocimientos, ha recibido el Premio Marcel Duchamp (2020), el Sobey Art Award (2018) y el Zurich Art Prize (2022).

El Premio Joan Miró se plantea como homenaje a la herencia de este autor, tanto a su contribución fundamental al arte moderno como a su compromiso con los artistas más jóvenes a lo largo de su andadura. Con una convocatoria bienal, el galardón se concede a creadores contemporáneos que, a través de su obra reciente, reflejen el espíritu de investigación, innovación y compromiso que definió sus prácticas.

En esta edición, la novena, en colaboración con el Colegio Pau Sans de L’Hospitalet, este proyecto promoverá la participación activa de los estudiantes mediante actividades creativas inspiradas en las exposiciones de la ganadora del premio.

Este reconocimiento apareja una dotación de 50.000 euros y la oportunidad para el artista ganador de producir una exposición individual en la Fundació Joan Miró en el año siguiente a la recepción del galardón, además de una pieza elaborada por el diseñador barcelonés André Ricard, que para crearlo se inspiró en el espíritu y la identidad de Joan Miró y de su Fundació.

Kapwani Kiwanga. Fotografía: Lance Gerber. ©Kapwani Kiwanga, VEGAP, Barcelona, 2025
Kapwani Kiwanga. Fotografía: Lance Gerber. ©Kapwani Kiwanga, VEGAP, Barcelona, 2025

 

Helen Oyeyemi y Mathias Énard también escribirán el Prado

Helen Oyeyemi, la próxima primavera, y Mathias Énard, en otoño, serán los autores que participarán este 2025 en el programa “Escribir el Prado”, un proyecto que el museo emprendió en 2023 con el patrocinio de la Fundación Loewe y en colaboración con Granta en español y que permite a prestigiosos escritores internacionales investigar la historia y las esencias de la pinacoteca.

Hasta ahora se han sumado a esta iniciativa John M. Coetzee, Chloe Aridjis, Olga Tokarczuk y John Banville; y ya han sido publicados los relatos de los dos primeros: El vigilante de sala y El nivel del aire, respectivamente.

Oyeyemi y Mathias Énard fijarán su residencia en la capital española haciendo del Prado su base de actividad y de contemplación. Como fruto de su proceso creativo, escribirán un texto relacionado con el museo explorando los vínculos expresivos entre la ficción y las artes plásticas, que más tarde se publicará también en la colección del centro. Asimismo, durante su estancia mantendrán un coloquio abierto con el público.

Helen Oyeyemi (Nigeria,1984) es una escritora británica, afincada en Praga. Sus textos, considerados profundos y originales, de narrativa experimental, se han traducido a catorce idiomas. Entre sus once novelas publicadas destacan Gingerbread (2019), Parasol Against the Axe (2024) y, más recientemente, A New New Me. Ha sido galardonada con el Somerset Maugham Award y el Open Book Award del PEN, y su obra Peaces fue preseleccionada para el Goldsmiths Prize.

Mathias Énard (Francia, 1972), por su parte, cursó estudios de árabe y persa, y tras residir extensos periodos en Oriente Próximo, en 2000 se estableció en Barcelona, donde participó activamente en varias revistas culturales, entre ellas la desaparecida Lateral. Miembro del consejo de redacción de la revista Inculte en París, en 2005 fue elegido escritor residente en la Villa Médicis de Roma.

Ha sido profesor de árabe en la Universidad Autónoma de Barcelona y es autor de las novelas La perfección del tiro (2004), Remontando el Orinoco (2006), El manual del perfecto terrorista (2007), Zona (2008), Habladles de batallas, de reyes y elefantes (2011), El alcohol y la nostalgia (2012), Calle de los Ladrones (2013) Brújula (2016) y El banquete anual de la Cofradía de Sepultureros (2020). Entre sus galardones podemos citar el Premio de la Francofonía 2004, el Prix Décembre, el Prix du Livre Inter, el Premio Goncourt de los Estudiantes en 2010 y el Premio Goncourt 2015, por Brújula.

Helen Oyeyemi y Mathias Énard , en Escribir el Prado 2025

Patricia de Alvear será vicepresidenta del Patronato del Museo Helga de Alvear, al que se une González Sinde

El Patronato de la Fundación Helga de Alvear, principal órgano gestor del museo cacereño que lleva su nombre, acordó por unanimidad, el pasado 25 de abril, formalizar el nombramiento de Patricia de Alvear, hija de la galerista fallecida, como su vicepresidenta. Ya formaba parte de este organismo como vocal, desde diciembre de 2023, y ocupa ahora el cargo que antes ostentaba su madre, tal y como la propia Helga de Alvear dejó dispuesto.

Asimismo, el Patronato anunció la incorporación como nuevo miembro de Ángeles González-Sinde, actual presidenta del Patronato del Museo Reina Sofia, que participó en la inauguración del entonces Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear en 2010, cuando era ministra de Cultura. Ocupa la posición de vocal que deja libre Patricia de Alvear.

Patricia de Alvear trabajó en los ochenta en el Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York como assistant curator, y más tarde en el Institute of Contemporary Arts (ICA) de Londres. A principios de los noventa, regresó a Estados Unidos para prestar su colaboración al equipo que inició las conversaciones para el proyecto que daría lugar a la apertura de la sede del Guggenheim en Bilbao y colaboró con la Bienal de Arte Contemporáneo de Lyon en sus inicios.

González-Sinde, por su parte, es guionista y directora de cine y televisión. Licenciada en Filología Clásica, hizo un MFA en el American Film Institute de Los Angeles con una beca Fullbright. También es autora de teatro y de novelas tanto infantiles como para adultos.

El Patronato de la Fundación Helga de Alvear, presidido por Victoria Bazaga Gazapo, consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, es el órgano superior de gobierno, representación y administración de la Fundación Helga de Alvear. Está compuesto en la actualidad por nueve miembros: además de Bazaga Gazapo y Alvear, Rafael Antonio Mateos Pizarro, alcalde de Cáceres; Miguel Ángel Morales Sánchez, presidente de la Diputación Provincial; Pedro M. Fernández Salguero, rector de la Universidad de Extremadura; Francisco José Palomino Guerra,  secretario general de Cultura de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura; Yolanda Romero Gómez, conservadora del Banco de España; y María Jesús Ávila, coordinadora del Museo Helga de Alvear.

Patricia de Alvear (izquierda). Foto: Luis Asín | Ángeles González-Sinde (derecha). Foto: Mikel Larrea
Patricia de Alvear (izquierda). Fotografía: Luis Asín | Ángeles González-Sinde (derecha). Fotografía: Mikel Larrea

 

Leygonier y la primera fotografía de Sevilla

En 1845, sólo seis años después de la presentación al mundo de la fotografía en la Academia de las Ciencias de Francia, el entonces joven Francisco Leygonier emprendía viaje de Burdeos a Sevilla; allí se convertiría en el primer fotógrafo de la ciudad donde había nacido. En el más precoz de los fotógrafos profesionales sevillanos.

Hasta el 8 de junio, una exposición en el Museo de Bellas Artes de la capital andaluza recuerda cómo introdujo en su estudio las más avanzadas técnicas que esa disciplina fue progresivamente incorporando. Tomó vistas de la ciudad que fueron, a menudo, las primeras imágenes que los viajeros pudieron adquirir y se le deben, asimismo, los más primitivos calotipos que podemos contemplar de Sevilla. En suma, contribuyó en buena medida a difundir la fisonomía de Sevilla y de Andalucía entre los numerosos viajeros que ya en el siglo XIX visitaban esta región.

El recorrido incluye 76 obras, procedentes de las colecciones de los Fernández Rivero, Narbona Algara y de Carlos Sánchez Gómez.

Está comisariada esta muestra por Juan Antonio Fernández Rivero y María Teresa García Ballesteros. Puede visitarse hasta el 8 de junio de 2025.

Leygonier, el primero de los fotógrafos sevillanos. Museo de Bellas Artes de Sevilla
Leygonier, el primero de los fotógrafos sevillanos. Museo de Bellas Artes de Sevilla

Alfonso Galván, lo animal y lo lírico

Hasta el próximo septiembre, el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo. MARCO dedica una retrospectiva al pintor madrileño Alfonso Galván.

Su obra inicial ofrece un elevado contenido social; más adelante realizó imágenes de naturaleza onírica que conjugaron referencias culturales,  símbolos y juegos. Trabaja sin bocetos previos: como explica Miguel Fernández-Cid, comisario de este proyecto, se adentra en la tela o el papel buscando habitarlo y dejar registro de lo que ocurre; de hecho, crea paneles con intención narrativa, incluso componiendo un recorrido circular.

La exhibición, no estrictamente cronológica, establece dos áreas o atmósferas: una centrada en animales sumidos en escenas densas, cerradas, y de contenido ficticio, tomando como punto de partida documentos y fotografías familiares captadas en África en los cincuenta; otra, aparentemente más lírica, con paisajes abiertos y referencias orientalistas, en la que veremos textos en chino, en especial tomados del Daodejing, que Galván tradujo, ilustró y caligrafió.

Alfonso Galván. Museo de Arte Contemporáneo de Vigo
Alfonso Galván. Museo de Arte Contemporáneo de Vigo

Hermes, una escultura de Rafael Canogar para las calles de Madrid

Quienes desde ayer se acercan a la plaza de Cibeles de Madrid encuentran en ella un habitante inesperado: una escultura de nueva creación de Rafael Canogar, titulada Hermes y ejecutada en acero corten. Mide 4,5 metros de alto y 3,6 de ancho, pesa más de cinco toneladas y representa, como indica su nombre, al dios de la comunicación en la mitología griega, a través de una cabeza deconstruida. El artista viene experimentando con esa forma desde los ochenta, bajo la influencia de Julio González, tanto en este ámbito de la escultura como en el de la pintura.

La disposición de Hermes en Cibeles viene a poner el broche final a la exposición “Rafael Canogar [I]Realidades [Obras 1949-2024]”, antología que se puede visitar en CentroCentro hasta el próximo 18 de mayo. Comisariada por Alfonso de la Torre, ha recibido más de 38.000 visitantes desde finales de enero y cuenta con  sesenta obras -en su mayoría pinturas, pero también collages, relieves escultóricos y una escultura exenta-, procedentes algunas de la colección personal del artista, de modo que rara vez habían podido verse hasta ahora. Se estructura esta retrospectiva en cinco secciones, no estrictamente cronológicas, que dan cuenta del tránsito del autor toledano desde una figuración temprana a la abstracción y de su continua cercanía a los debates artísticos de su tiempo, o sus tiempos, que son ya varios desde 1949.

Canogar presta esta escultura a la ciudad de Madrid para su exhibición en este punto hasta el 30 de junio; a continuación, el Museo de Arte Contemporáneo de la capital adquirirá la pieza, que se trasladará a la que será su ubicación permanente: el distrito de Carabanchel, concretamente la confluencia entre las calles Antonio Leyva y Josefa Fernández Buterga.

Conocemos el precio de compra de esta obra: será de 55.000 euros, cifra que se corresponde con el coste de su producción; el Ayuntamiento ha señalado que su valor de mercado se cuantifica en torno a 300.000 euros.

Rafael Canogar. Hermes
Rafael Canogar. Hermes
Rafael Canogar. Hermes
Rafael Canogar. Hermes

Colnaghi abre sede en Bruselas

Colnaghi, considerada la galería comercial más antigua a nivel internacional, abrió el pasado 23 de abril un nuevo espacio en Bruselas, en el número 30 de la Rue Jacques Jordaens. La dirigirá Philippe Henricot.

Su primera muestra se llama “ESTUDIO” y puede visitarse hasta el 30 de mayo; se plantea como una exploración lúdica del trabajo de los artistas en los talleres y del propio estudio realizado por Colnaghi en sus (re)descubrimientos. Su obra central es, justamente, un hallazgo a cargo de la galería: el Triunfo de Minerva de Jacob Jordaens, maestro flamenco del siglo XVII que casualmente da nombre a la nueva dirección de la sala. Redescubierta por Colnaghi tras décadas fuera del radar público, destaca por sus líneas vigorosas y por su composición fluida, propia del Jordaens maduro.

Realizada poco después de que la Paz de Münster pusiera fin a la Guerra de los Ochenta Años, se trata de una hermosa alegoría de la prosperidad derivada de una paz bien defendida, que prueba la maestría de ese autor para los temas mitológicos. Su presentación se completa con la de una serie de nueve fotografías de Douglas Duncan con Pablo Picasso como motivo, creando en la intimidad de su estudio.

Fundada en 1760, Colnaghi está especializada en arte de todas las etapas, desde la antigüedad a la época contemporánea, y figuraron entre sus clientes Isabella Stewart Gardner y Henry Clay Frick. El resto de sus sedes se encuentran en Londres, Nueva York y Madrid.

Philippe Henricot, director de Colanghi Bélgica, y Jorge Coll, CEO de Colnaghi
Philippe Henricot, director de Colanghi Bélgica, y Jorge Coll, CEO de Colnaghi

El CCCB prorroga “Amazonias. El futuro ancestral”

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha anunciado que extenderá, hasta el próximo 25 de mayo de 2025, su muestra “Amazonias. El futuro ancestral”, que propone al público adentrarse en la enorme riqueza natural y cultural de ese ecosistema y de las ciudades y las comunidades indígenas que lo habitan. El recorrido presta atención al arte surgido en torno a la selva, a distintas corrientes de pensamiento y a los efectos planetarios de la conservación de la Amazonia.

Uno de los objetivos de la exposición es, precisamente, reivindicar las voces autóctonas que, desde el arte, el pensamiento, la ciencia o el activismo, han planteado formas de vivir, crecer y relacionarnos con la naturaleza inspiradas en las que mantienen los moradores de esta selva. Y hacerlo esquivando tanto el fatalismo como las visiones folclóricas en la exploración de la fragilidad de ese medio y de la necesidad de preservarlo.

Hay que recordar que la Amazonia resulta inabarcable en su extensión y heterogeneidad: atraviesa nueve estados en los que viven más de treinta millones de personas, más de la mitad en áreas urbanas. Esa cifra es compatible con el hecho de que la región sea el hábitat originario de unos cuatrocientos pueblos indígenas que hablan más de trescientas lenguas distintas.

Por último, atiende la exhibición, comisariada por Claudi Carreras, a los retos que la vasta extensión amazónica enfrenta: la deforestación, los incendios, la sequía o los conflictos por el control de las materias primas. En su examen participan científicos e investigadores de la región.

Colectivo MAKHU. Rashuaka, 2022. Cortesía Carmo Johnson Projects
Colectivo MAKHU. Rashuaka, 2022. Cortesía Carmo Johnson Projects