El Museo Thyssen Málaga y el Instituto de Arte Contemporáneo firman un convenio de colaboración
El Museo Carmen Thyssen de Málaga y el Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) han suscrito un convenio de colaboración por el que ambas entidades se asesorarán mutuamente y podrán organizar actividades conjuntas que, atendiendo al documento, “contribuyan al cumplimiento de sus comunes objetivos”, entre ellas conferencias, talleres, cursos y otras propuestas ligadas a la formación y la difusión, contando con sus profesionales.
El acuerdo incluye, asimismo, los compromisos recíprocos de Thyssen e IAC: la difusión del programa cultural y expositivo del Museo Carmen Thyssen Málaga y el libre acceso de los asociados del Instituto de Arte Contemporáneo.
La vigencia de este convenio será de un año prorrogable tácitamente por uno más.
Javier Ferrer, gerente del Museo Carmen Thyssen Málaga, y Antonio Sánchez Marín, presidente de la Delegación Territorial del Instituto de Arte Contemporáneo en Andalucía
ARTESANTANDER tiene fechas: su 33ª edición llegará del 11 al 15 de julio
ARTESANTANDER, la feria más longeva en España después de ARCOmadrid, celebrará su 33ª edición el próximo verano, del 11 al 15 de julio, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de esta ciudad. Contará con la participación de más de cuarenta galerías nacionales e internacionales y será una vez más dirigida por la comisaria y productora cultural Mónica Álvarez Careaga, responsable de esta cita desde el año pasado.
Exhibirá nuevamente trabajos de artistas españoles consolidados, creaciones de autores internacionales actuales, de creadores en crecimiento y proyectos artísticos emergentes: esta feria busca posicionarse como una plataforma de encuentro dinámica y diversa para quienes forman parte del ecosistema del arte.
El comité asesor encargado de seleccionar esas cuarenta salas participantes estará compuesto esta vez por Joaquín García Martín, comisario, historiador del arte y escritor sobre estudios culturales radicado en Madrid, y Jan-Philipp Fruehsorge, profesor, crítico de arte y comisario berlinés, quien ya formó parte de ese comité en 2024. Evaluarán las solicitudes atendiendo a su calidad curatorial, el riesgo de sus propuestas artísticas y su proyección internacional; las escogidas las conoceremos en mayo.
La convocatoria para la participación de galerías está abierta hasta el próximo 30 de marzo; como el año pasado, no se establece un número máximo de artistas a exponer en los stands, pudiendo optar por muestras individuales, si lo desean, o bien por colectivas.
ARTESANTANDER 2025 volverá a contar, asimismo, con una sección editorial destinada a dar a conocer el trabajo de las editoriales y librerías enfocadas a la creación y divulgación del arte contemporáneo. Se ha abierto una convocatoria de participación para ese apartado, ofreciendo la posibilidad a las editoriales y librerías interesadas de sumarse a la programación paralela con presentaciones de novedades o conversatorios. Pueden concurrir hasta el 30 de abril.
Con el fin de fomentar el interés por el arte contemporáneo a nuevas audiencias, la feria será un año más de entrada libre, con el apoyo del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander. Creada en 1992 por el crítico Mario Antolín, en un espacio efímero en el centro de la capital cántabra, desde 2002 tiene lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander, orientándose desde entonces hacia el arte contemporáneo.
El galerista Juan González de Riancho dirigió ARTESANTANDER durante veinte años, cosechando reconocimiento para una muestra que ha evolucionado al compás de las transformaciones del mercado del arte, mientras introducía en ella un enfoque curatorial. Tras dejar la dirección, la organización de la feria convocó un concurso público de proyectos y el de Mónica Álvarez Careaga fue el escogido para el periodo correspondiente a 2024-2026.
Uno de los stands de la última edición de ARTESANTANDER. Fotografía: Santi Ortiz
12/03/2025
Blanca de la Torre, próxima directora del IVAM valenciano
La Comisión de Valoración encargada del proceso de selección de la nueva dirección del Instituto Valenciano de Arte Moderno, culminada la revisión de méritos y proyectos y las entrevistas a los tres candidatos finalistas, ha concedido su mayor puntuación a la candidatura presentada por Blanca de la Torre, según ha informado la Generalitat Valenciana. El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, presidente del Consejo Rector del IVAM, elevará al Consell esa propuesta para su ratificación.
Según dicha Comisión, De la Torre “propone una visión transformadora de la colección con lecturas historiográficas, alternativas y polifónicas” y ha presentado “una propuesta equilibrada para la exhibición de la colección permanente y un ambicioso y razonado programa de internacionalización basado en su notable red y su capacidad para la gestión de los recursos humanos y el liderazgo, plasmados de manera brillante en la memoria de su proyecto”. Este se apoyaba en los principios de transdisciplinariedad, sostenibilidad y digitalización.
La próxima responsable del IVAM es Doctora en Bellas Artes, Licenciada en Historia del Arte y Máster en Diseño de Espacios Expositivos y cuenta con una larga carrera en el comisariado de exposiciones, la investigación, la gestión cultural y la dirección de proyectos. A día de hoy trabaja como comisaria jefe de la Bienal de Helsinki y lo fue de la 15ª Bienal Internacional de Cuenca (Ecuador), además de ejercer como codirectora artística del programa Overview Effect en el Museo de Arte Contemporáneo de Belgrado (MoCAB). Su labor de comisariado y dirección de muestras la ha desplegado en museos e instituciones artísticas en Europa, Estados Unidos, Asia y América Latina.
Sus propuestas se caracterizan por anclarse en el contexto en el que se desenvolverán, promoviendo valores como la preservación de conocimiento a través del patrimonio material e inmaterial y la construcción de pensamiento crítico, además de por su trasfondo teórico y su interés por establecer relaciones sostenibles.
La Comisión de Valoración estaba formada por dos miembros de la administración titular, dos miembros de la sociedad civil y tres expertos: se trataba de Pilar Tébar, secretaria autonómica de Cultura; Marta Alonso, directora general de Patrimonio Cultural, con competencias en museos; Salomé Cuesta Valera, vicerrectora de Arte, Ciencia Tecnología y Sociedad de la Universidad Politécnica de Valencia; Ester Alba Pagán, vicerrectora de Cultura y Deporte de la Universitat de València; Rosa Castells González, responsable del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) y conservadora de las colecciones municipales de Alicante; Pablo González Tornel, director del Museo de Bellas Artes de València; y David Barro, director de Es Baluard. Museu de Art Contemporani de Palma.
De la Torre releva a Nuria Enguita, que dimitió del cargo hace un año y actualmente dirige el Museo de Arte Contemporáneo/ Centro Cultural de Bélem, en Lisboa.
Blanca de la Torre, próxima directora del IVAM valenciano
11/03/2025
Mónica Mays, Lara Fluxà y otros premiados en ARCO 2025
El premio más madrugador en fallarse coincidiendo con la celebración de ARCO 2025 fue el concedido por ENATE -cumple dos ediciones- a Inmaculada Salinas (Galería Rafael Ortiz), seguido del algo más veterano Premio Catalina d´Anglade, cuya octava convocatoria recayó en Álvaro Urbano por VEINS (Travesía Cuatro). Este último, además de una dotación económica, apareja el encargo de desarrollar un proyecto a medio camino entre arte y diseño que se presentará en 2026.
A continuación, hemos sabido que Xie Lei, representado por la galería belga Meessen, ha sido reconocido con el I Premio de Adquisición MACAM, con su obra Double I. Se incorporará al Museu de Arte Contemporânea Armando Martins, que abrirá sus puertas en Lisboa en los próximos días como primer museo ubicado en un hotel de lujo en Europa, en el Palacio Condes da Ribeira Grande.
El Premio Pilar Forcada ART Situacions – ARCOmadrid, por su parte, ha sido para la artista mallorquina Lara Fluxà, presente en IFEMA de la mano de la galería catalana Bombon Projects. Se ha valorado su pieza de hierro y cristal Flure; esta autora trabaja habitualmente con materiales frágiles como el agua, el aire, la sal, el alquitrán, la luz o el vidrio para reflexionar sobre la vulnerabilidad de los ecosistemas. Se sumará a la colección de ART Situacions y no se trata del único galardón para Fluxá: se ha llevado también el de Adquisición de la Fundació Úniques, destinado a la obra de una mujer artista de la región mediterránea y participante en la feria.
Lara Fluxà. Flure
Por su parte, la artista catalana de origen peruano Lúa Coderch, representada por Àngels Barcelona, ha recibido el Premio de adquisición de la Fundació Vila Casas por sus trabajos textiles Nunca sabes cuales son las buenas noticias y Exhausta y exuberante, mientras que el Reconocimiento 2025 a un artista español, otorgado por Artepuntoes, ha recaído en Juana González, en el stand de Espacio Mínimo, recibiendo Ana de Alvear, de Espacio Valverde, una mención espacial.
En esta ocasión, el XI Premio Opening. Nuevas galerías ha correspondido a la sala colombiana Espacio Continuo, que muestra trabajos de Juliana Góngora y Linda Ponguta en los que se conjugan técnicas y referencias a la tradición y la contemporaneidad. En cuanto al I Premio Talento Joven en Opening. Nuevas galerías, recae en los artistas Jeanne Gaigher (Reservoir) y Omar Castillo Alfaro (Sissi Club); este nuevo reconocimiento es para creadores menores de 40 años y está dotado con 10.000 euros. Gaigher hace referencia a la complejidad social en Latinoamérica en piezas de elevada dificultad técnica; Castillo Alfaro aborda la herencia ancestral indígena desde un enfoque crítico.
Claudia Pagès (Àngels Barcelona) se ha hecho con el 18º Premio illy SustainArt por Muro de dos caras y Xàtiva, dos creaciones donde se representa la memoria de los espacios a partir de inscripciones y símbolos históricos encontrados en antiguas paredes; su punto de partida fueron los aljibes de esa localidad, y Meessen, la galería belga que comenzábamos citando, ha recibido el Premio Lexus al Mejor Stand, con una dotación de 8.000 euros. Es el 9C19, por cierto.
Mónica Mays ha sido, sin duda, uno de los nombres de esta edición. El Museo Reina Sofía ha adquirido su esculturaand they pray to these images…, knowing not what gods or heroes are, la Comunidad de Madrid le ha concedido su Premio ARCO por Exhausted disbelief y Hermes, compuestas por ensamblajes que toman la forma de objetos domésticos animados en un momento de transmutación y cambio, y en ella ha recaído igualmente el noveno Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente, por su propuesta Conveyors, que dadas las nuevas bases de este certamen no veremos en la actual edición de ARCO, sino en la de 2026. Diseñará, junto al artesano Julián Jumar, nuevos ensamblajes de fragmentos cotidianos e industriales que conjugarán lógicas de reproducción, memoria y decadencia.
Lexus entrega el Premio al Mejor Stand a la galería belga Meessen en ARCOmadrid 2025Mónica Mays, ganadora del IX Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente
07/03/2025
Álvaro Urbano, octavo Premio de Arte Catalina D’Anglade en ARCO 2025
El VIII Premio de Arte Catalina D’Anglade, otorgado en ARCOmadrid, ha recaído en el artista madrileño Álvaro Urbano por su trabajo VEINS (2024), en el que una vez más hibrida la arquitectura y los elementos naturales; estos últimos suelen ser sujetos activos en su obra. La pieza alude, en sus palabras, a la representación de un lugar discreto, de paso o de espera. Por la calle no te detendrías a mirarlo, pero para mí refleja la poética del momento.
Anglade ha valorado en el ganador que consigue sincronizar la parodia y el homenaje. A menudo, estructura sus proyectos como escenas o secuencias de capítulos. Crea atmósferas inmersivas con técnicas que toma del cine o el teatro y convierte al espectador en un personaje activo de su obra. Con estas armas, se ha convertido en un embajador destacado del arte español de su generación.
Este galardón consiste tanto en la adquisición de la pieza premiada, que puede verse en el stand de Travesía Cuatro, como en la ayuda a la producción de un proyecto inédito que combine arte y diseño; el trabajo de Urbano se presentará ya en 2026. En anteriores convocatorias del premio resultaron ganadores Fernanda Fragateiro (2017), que creó unas poéticas baldas-escultura; Secundino Hernández (2018), que elaboró una colección de lámparas que llevaban sus trazos a las tres dimensiones; Luis Gordillo (2019), quien llevó sus dibujos a un soporte inédito; Steegmann Mangrané (2020), que desarrolló un candelabro compuesto por siete lámparas de aceite en latón; June Crespo, que optó por un asiento de hormigón con cojines intercambiables; y Ester Partegàs, que ideó un espejo con impresión de fotografías de migas de pan con efecto luna. La pieza de la ganadora de 2024, la escultora Susana Solano, se presentará el próximo septiembre.
Urbano ha recogido ecos de artistas como Federico García Lorca, Oscar Wilde o Luis Barragán a la hora de articular propuestas atmosféricas y oníricas sobre los deseos y las intenciones naufragados del pasado. Se vale para ello de plantas y animales, que suelen dialogar con el espacio arquitectónico en el que se exhiben. Actualmente vive y trabaja en Berlín.
Álvaro Urbano. VEINS, 2024. Galería Travesía Cuatro
05/03/2025
Extremadura grabada en piedra, en el Museo Arqueológico Nacional
Con la piedra como hilo conductor del montaje -el mismo soporte que los relieves del Turuñuelo- esta nueva presentación reúne, hasta el 20 de abril, cinco piezas fechadas desde el periodo calcolítico hasta la cultura visigoda.
La visita comienza con la estela diademada de Alcántara (Cáceres), que se remonta a la Edad del Cobre, para continuar con otro ejemplar de la misma tipología, pero del Bronce Final: la estela de Navalvillar de Pela (Badajoz). A la Edad del Hierro pertenece uno de los dos verracos encontrados en el embalse de Valdecañas de El Gordo (Cáceres), mientras que la presencia romana queda representada por el relieve de cabeza de grifo procedente del Pórtico del Foro de Augusta Emerita (Mérida, Badajoz), un ejemplar único en nuestro país. Por último, veremos un relieve visigodo de Finca Benavides, en Olivenza (Badajoz), cuya iconografía conjuga elementos vegetales y aves.
Extremadura, una historia grabada en piedra. Recientes hallazgos arqueológicos. Museo Arqueológico Nacional
04/03/2025
El martirio de San Andrés se suma a la colección de Rubens del Museo del Prado hasta 2026
Desde hoy y hasta 2026, forma parte del discurso expositivo del Museo del Prado y de sus colecciones de RubensEl martirio de San Andrés de este artista, perteneciente a los fondos de la Fundación Carlos de Amberes. Puede contemplarse en la sala 16 B del edificio Villanueva mientras tienen lugar las obras de rehabilitación arquitectónica de la sede de esta última institución, privada, sin ánimo de lucro y dedicada al fortalecimiento y divulgación de la cultura y los valores europeos.
Fue un agente en Madrid de la Imprenta Plantiniana de Amberes, llamado Jan van Vucht, quien encargó al pintor flamenco este lienzo con el fin de que decorase el altar mayor de la iglesia del Real Hospital de San Andrés de los Flamencos, donde se dispondría en 1639. Se trata de una obra correspondiente a la última etapa de la producción del de Siegen, que lo llevó a cabo en los mismos años en los que se empleaba en el proyecto de la Torre de la Parada por demanda real. Aquel hospital fue fundado en la calle de San Marcos de la capital en 1606, cumpliendo la voluntad del ya difunto Carlos de Amberes de dar en él cobijo a los pobres y peregrinos que procediesen de las diecisiete provincias de los Países Bajos; en 1621 se le dotó de una nueva iglesia, coincidiendo con la reversión de la soberanía de esas provincias al rey Felipe IV. Es probable que la comisión de esta composición guardara relación con el propósito de atraer a este templo la festividad de San Andrés, que se celebraba habitualmente en la Real Capilla de los Austrias y estaba ligada a la orden del Toisón de Oro, por ser patrono de la Casa de Borgoña y los estados de Flandes.
Representó en esta tela Rubens un fragmento del martirio de San Andrés que se describe en La leyenda dorada de Jacopo de la Vorágine: ¿A qué vienes? Si es para pedir perdón, lo obtendrás; pero si es para desatarme y dejarme libre, no te molestes; ya es tarde. Yo no bajaré vivo de aquí, ya veo a mi Rey que me está esperando. Pese a esto los verdugos, por orden de Egeas, intentaron desatarle; pero no pudieron conseguirlo, más aún, cuantos osaron tocar las cuerdas quedaron repentinamente paralizados de manos y brazos. En vista de ello, algunos de los que estaban de parte del apóstol decidieron desatarlo por sí mismos, mas Andrés se lo prohibió y los invitó a que escucharan atentamente esta oración que pronunció desde la Cruz: ¡No permitas, Señor, que me bajen vivo de aquí. Ya es hora de que mi cuerpo sea entregado a la tierra! Al término de sus palabras el crucificado quedó durante media hora envuelto por una luz misteriosa venida del cielo, que ofuscaba la vista de los presentes y les impedía fijar los ojos en él.
Si La leyenda dorada es la fuente de su tema, el esquema compositivo deriva de la versión realizada por Otto Vennius para la iglesia de San Andrés de Amberes, que se conserva en un dibujo preparatorio en el Museo Boijmans van Beunigen de Rotterdam. Cuenta asimismo este Martirio con el marco original de los ebanistas Abraham Lers y Julien Beymar, criados de Felipe IV.
Rubén Guerrero participará en el tercer programa Meadows/ARCO Artist Spotlight
La Fundación ARCO y el Museo Meadows de Dallas (Texas) han anunciado que el artista sevillano Rubén Guerrero protagonizará la tercera edición del programa Meadows/ARCO Artist Spotlight, exponiendo, por tanto, en ese centro estadounidense en la primavera de 2026 y formando parte de la programación educativa que ponen en marcha conjuntamente el Museo y la Universidad Metodista del Sur (SMU). En las dos primeras ediciones, los seleccionados fueron Ignasi Aballí (2021) y Teresa Lanceta (2023). El propósito de esta iniciativa es fomentar el diálogo y las conexiones entre España y Estados Unidos a través de las artes en general y del arte contemporáneo en particular.
Rubén Guerrero (Utrera, 1976) trabaja desde hace más de 15 años con la Galería Luis Adelantado, de Valencia, y su obra forma parte de las colecciones del Related Group Collection (Miami), Sammlung Friedrichs (Bonn), la Fundació Sorigué, el Banco Sabadell, Domus Artium, DKV o la Fundación “la Caixa”.
Su producción, que aborda los límites del lienzo y la bidimensionalidad, apenas encaja dentro de las categorías tradicionales al evocar estructuras fragmentadas; próximamente podrá verse en el Centro José Guerrero de Granada.
28/02/2025
El retrato ecuestre de Isabel de Borbón de Velázquez regresa a las salas del Prado tras su restauración
El Museo del Prado ha presentado esta semana los frutos de la restauración del retrato de Isabel de Borbón a caballo, de Velázquez, llevada a cabo con el patrocinio de Iberdrola y enmarcada en su proyecto de restauración y acondicionamiento del conjunto de retratos ecuestres del pintor sevillano.
La intervención sobre la obra ha corrido a cargo de María Álvarez Garcillán y se ha basado en la retirada de la acumulación de suciedad y la modificación de las alteraciones del barniz que habían transformado las tonalidades y sus relaciones, amortiguando los contrastes y generando un “velo” que reducía la percepción de los planos espaciales. Además, hacia 1634-1635, el propio artista había añadido y pintado anchas bandas laterales a izquierda y derecha del cuadro para adecuar su tamaño al espacio en el que sería colgado; esas bandas laterales se habían decolorado a consecuencia de su evolución material, distinta a la del formato original, y una serie de repintes y estucos en mal estado cubrían daños puntuales.
La restauración también se ha ejecutado sobre esas áreas, por lo que podemos valorar mejor ahora los volúmenes y la profundidad de la composición, mientras los colores ofrecen de nuevo su brillo y transparencias primeras.
Esta imagen forma parte de la serie de retratos que llevó a cabo Velázquez para los testeros del Salón de Reinos, con trabajos que debían representar la continuidad de la monarquía y su dinastía. Al sureste de la estancia, a ambos lados del trono, se situaron los retratos de Felipe III y Margarita de Austria, padres del rey, y enfrente, orientados hacia el noroeste, los de Felipe IV, Isabel de Francia (de Borbón) y el Príncipe Baltasar Carlos. Completaban el conjunto pictórico del Salón la serie de Batallas (una docena de obras relativas a las victorias ganadas por España durante el reinado de Felipe IV) y la serie sobre los trabajos de Hércules (una decena de lienzos de Zurbarán planteados como exaltación de la virtud y la fortaleza de ese monarca). También se hacía alusión a la grandeza del Reino con los escudos de los 24 reinos de la monarquía, que se pintaron en la parte superior de los muros.
Este programa iconográfico respondía a un plan general decorativo en el que se habían calculado meticulosamente los formatos de cada obra y también su emplazamiento, pero en la serie de retratos, el tamaño de cada pintura no coincidía exactamente con la ubicación de las puertas de acceso al salón ni con el espacio destinado al trono, por lo que su ubicación tuvo que avanzar aproximadamente un metro más hacia los lados.
Ese cambio conllevó modificaciones en cadena: los retratos de Felipe IV e Isabel de Borbón tuvieron que ser ampliados más de 60 centímetros de ancho, añadiendo bandas laterales de más 30 centímetros cada una. Al invadir esa ampliación el hueco de las portezuelas laterales, se recortó y pegó la parte de lienzo que ocupaba este espacio a la propia puerta; así, si esta estaba cerrada casi no se notaba el corte, pero si se abría, la puerta giraba con el fragmento de cuadro adherido a ella.
Los lienzos fueron reentelados, en todo caso, cuando se trasladaron al Palacio Nuevo (actual Palacio Real) hacia 1762, recuperando su forma original. Los añadidos se mantuvieron y se cosieron los fragmentos adheridos a la puerta.
Y el retrato ecuestre de Isabel de Borbón puede volver a contemplarse ya en la sala 12 de la pinacoteca, junto al resto de retratos reales velazqueños.
Velázquez. La reina Isabel de Borbón a caballo, hacia 1635 (después de la restauración). Museo Nacional del Prado
28/02/2025
Liliana Porter será la artista invitada en ESTAMPA 2025
La Feria Internacional de Arte Contemporáneo ESTAMPA, que cumplirá treinta y tres ediciones el próximo octubre en IFEMA MADRID, contará con la argentina Liliana Porter como artista invitada, y de ella podremos ver un proyecto específicamente creado para esta cita.
Porter, que reside en Nueva York desde los sesenta, ha desarrollado su carrera en una gran variedad de medios, como el grabado, la pintura, el dibujo, la fotografía, el vídeo, la instalación, el teatro y el arte público. Se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires y en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de Méjico para, a continuación, trasladarse a Estados Unidos, donde fundó el colectivo The New York Graphic Workshop (1964-1970) junto a Luis Camnitzer y José Guillermo Castillo. Los tres se embarcaron en un proceso de reformulación y cuestionamiento de las técnicas y conceptos tradicionales del arte gráfico, un periodo que ha determinado el trabajo de la artista hasta la actualidad.
Porter investiga en sus creaciones la potencia performativa del gesto, la formulación primera de la geometría, el carácter circular del tiempo y las consecuencias del caos en las vivencias del individuo ante las convenciones sociales y la naturaleza, desde el deseo de interpelar al espectador como protagonista de su mundo cotidiano. La huella que deja un movimiento al producirse ha sido el punto de partida de la artista a la hora de jugar con los significados que desprenden los materiales, el valor poético de la acción sencilla y su potencial teatral. Los personajes que aparecen en sus propuestas son dirigidos por la argentina como si se tratara de actores de un reparto en una película; a través de ellos, nos cuenta historias que indagan en la relación, a veces no evidente, entre la realidad y la ficción, las paradojas del transcurrir del tiempo y las exigencias de los valores humanistas.
Defiende Porter que el mundo, el relato de la historia y de nuestro tiempo, necesita ser narrado desde enfoques alternativos que quiebren los órdenes establecidos, por eso busca, sea cual sea la disciplina que maneje, romper y desordenar situaciones y comportamientos dados, proponer formas nuevas de entender el tiempo y el espacio y construir lenguajes que puedan responder desde la flexibilidad a entornos cambiantes. Recalca que sus objetos son lo que materialmente vemos, pero también la memoria que albergan, la idea que de ellos tenemos quienes los contemplamos y sus implicaciones emocionales; todo tiene para esta autora, que se define a sí misma como postconceptual, una vertiente real y otra virtual, y a ella le interesa, más bien, profundizar en la segunda.
La galería madrileña Espacio Mínimo representa a la artista en Madrid y hace solo unos meses le dedicó la exhibición “Otros cuentos inconclusos“; además, en 2023 la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda le concedió el Premio Tomás Francisco Prieto de Medallística.
ESTAMPA se celebrará del 9 al 12 de octubre de 2025, desplegando nuevas secciones y programas de galerías.
Liliana Porter. Forty Years (Self portrait-with square, 1973), 2013
27/02/2025
Inmaculada Salinas, Premio ENATE – ARCOmadrid 2025
La artista sevillana Inmaculada Salinas, representada por la Galería Rafael Ortiz, recibirá el II Premio ENATE-ARCOmadrid 2025, según ha decidido un jurado compuesto por Luis Nozaleda, director general de ENATE; Tania Pardo, directora del Centro de Arte Dos de Mayo; y Candela Álvarez Soldevilla, coleccionista. Su obra ganadora se llama Pepita y está fechada este mismo año.
Se trata de un dibujo inspirado en la semilla de la uva con el que esta autora quería reflexionar sobre los sistemas de poder y lo que para ellos pasa desapercibido: es habitual que se valga Salinas de diferentes gamas cromáticas para, en sus trabajos sobre papel, esbozar cuestiones relativas a la representación del tiempo o la historia.
Pepita es además, para ella, una palabra llena de significado: Puede ser un nombre propio, una pieza de oro que nunca es del todo pura o, como dice el dicho, la libertad de hablar sin trabas; pero le ha interesado su sentido de semilla (simiente, grano, semen, pipa, pipo, grana, pepa, origen, causa, germen, raíz, principio, fuente, génesis). La relaciona con el vino, que, de nuevo en sus palabras, no se feminiza por el recipiente que lo contiene, sino que es la dulce embriaguez, el placer de compartir y, sobre todo, la semilla hecha fruto, que invita a dar forma a lo que queremos ser en cada instante.
Este galardón está dotado con 5.000 euros y la obra pasará a formar parte de la colección ENATE. Será presentada en su espacio en el Guest Lounge de ARCOmadrid 2025; además, esta pieza se convertirá en etiqueta de una botella edición especial, limitada y coleccionable de 1.000 ejemplares numerados.
El premio se entregará el próximo día 6 de marzo, en el espacio de la bodega en el Guest Lounge de ARCOmadrid 2025.
Inmaculada Salinas. Pepita, 2025
27/02/2025
Gareth Nyandoro nos lleva a los mercados de Zimbabue
La vitalidad activa de los mercados de venta ambulante de Zimbabue, donde casi todo se puede adquirir, inspira la producción de Gareth Nyandoro. En la Galería Nieves Fernández presenta, hasta el 11 de abril de 2025, la exposición “Townshop/ Township”, que plantea cómo esas formas de comercio suponen una corriente familiar en las economías en desarrollo, un intento de supervivencia general que los migrantes en Europa mantienen en nuestro continente.
Las piezas de la muestra están elaboradas con madera, restos de metal y plásticos, adornados con baratijas diversas, organizados de manera atractiva y completados con sonidos con megáfonos pregrabados que imitan los pregones de los vendedores que ofertan sus productos en Bhobho/Gazebo Township. Entre el caos y el orden sitúa la escultura, la actuación y el arte sonoro.
La última parada de la itinerancia española del proyecto “La España oculta” de Cristina García Rodero, que comenzó en mayo de 2024, es el Museo de Arte Abstracto de la Fundación Juan March en Cuenca (más tarde podrá contemplarse, con esta institución, en Palma de Mallorca y en el IVAM de Valencia).
Quien fue Premio Nacional de Fotografía en 1996, y primera española miembro de la agencia Magnum, recorrió miles de kilómetros de nuestro país en busca de imágenes y personajes que revelaran un tiempo y una cultura: fiestas, ceremonias, ritos, tradiciones y formas de vida asociados a nuestro medio rural. El fruto de aquel proyecto fue España oculta (1989), un libro esencial de la fotografía española en el último medio siglo.
Cristina García Rodero. En las eras. Escober, 1988
21/02/2025
Esteban Vicente pinta un collage
La primera exposición de la madrileña Galería Cayón en 2025, año en que celebra su vigésimo aniversario, está dedicada a Esteban Vicente; es su primera muestra individual en este espacio, aunque ya hemos podido contemplar aquí su trabajo junto a los de Ràfols Casamada, Rodríguez Acosta y José Guerrero.
Está centrada en sus collages: podemos ver una veintena, fechados entre 1962 y 1988. Ese género se considera su gran aportación al panorama creativo estadounidense de los cincuenta y los sesenta; él lo concebía como otro modo de pintar, más que como un medio limitado y disgregado de la pintura.
Esteban Vicente. Sin título, 1988
11/02/2025
Pace Gallery estrena este año sede en Berlín
En la próxima primavera, una gasolinera de los años cincuenta en el barrio berlinés de Schöneberg se transformará en un nuevo espacio galerístico, con oficinas y salas de exposición para la Galería Pace y la Galerie Judin, así como con una cafetería y una librería adyacentes dirigidas por el grupo editorial Die ZEIT. El edificio se abrirá al público el 1 de mayo, de la mano de una exposición colectiva presentada conjuntamente por ambas firmas.
La antigua gasolinera que albergará este centro cultural, construida originalmente en 1954 durante la reconstrucción de posguerra en Berlín Occidental, fue abandonada en 1986 y, tras dos décadas en ese estado, se sometió a una renovación supervisada por Thomas Brakel y bfs design bajo la dirección de Juerg Judin, en 2005. Esa restauración mantuvo elementos modernistas distintivos de la estructura, incluido el dosel rojo, la puerta del garaje y el antiguo espacio de ventas, al tiempo que agregó una biblioteca, un ala adicional para exhibir arte y un jardín a cargo del arquitecto paisajista Guido Hager. La remodelación se completó en 2008 y en 2009 recibió el prestigioso galardón Architekturpreis Berlin. En los años transcurridos desde esa intervención, esta construcción (que albergó el Museo Das Kleine Grosz, dedicado a la obra de George Grosz, entre 2022 y 2024) se ha convertido en un hito en la capital alemana, por su conjunción de arquitectura histórica y diseño contemporáneo.
La muestra inaugural en el nuevo espacio de exposiciones será presentada conjuntamente por Pace y Galerie Judin; tras ella, las dos galerías organizarán sus propias presentaciones autónomas durante todo el año.
Pace, que cuenta con ocho sedes internacionales, abrió una oficina en Berlín en 2023, dirigida por la directora sénior Laura Attanasio, para centrarse en apoyar proyectos institucionales para sus artistas y profundizar en las conexiones con coleccionistas y comunidades artísticas en las regiones de habla alemana. Desde entonces ha ampliado sus actividades en la ciudad, ofreciendo la primera exposición de Maysha Mohamedi en Alemania, mostrando obras de Qiu Xiaofei en la edición inaugural de Suite Berlin y facilitando la donación de Goldelse (2021), de Alicja Kwade, al jardín de esculturas de la Neue Nationalgalerie.
Sede de Pace Gallery y Galerie Judin en Berlín
08/02/2025
Deconstruyendo la abstracción valenciana
Rosana Antolí, Inma Femenía, Ferrer i Martorell, Silvia Lerín, Solimán López, Moisés Mañas, María José Marco, Nico Munuera, Juan Carlos Nadal, Felipe Pantone, Soledad Sevilla, Jordi Teixidor, Rubén Tortosa, Keke Vilabelda, Nelo Vinuesa o José María Yturralde son algunos de los artistas presentes en la exposición “DECONSTRUYENDO LA ABSTRACCIÓN. Pintura Valenciana (1970-2024)”, que puede visitarse en el Centre del Carme hasta el próximo 23 de marzo.
Bajo el comisariado de Felisa Martínez Andrés, repasa la transformación de la pintura por autores de esa región haciendo hincapié en el modo en que las recientes tecnologías pueden, además de facilitar ciertas creaciones artísticas, reconfigurar nuestra percepción de las mismas.
DECONSTRUYENDO LA ABSTRACCIÓN. Pintura Valenciana (1970-2024). Centre del Carme, Valencia
08/02/2025
Manuel Padorno como pintor nómada
La Sala de Exposiciones de la Pasión de Valladolid acoge, hasta el 9 de marzo de 2025, la muestra “Manuel Padorno: poeta, pintor, nómada”, que aborda las diversas facetas de actividad de este creador canario: fue artista, escritor y editor. Se han reunido un centenar de lienzos, muchos inéditos; obras sobre papel, fotografías y ediciones.
Contemplaremos sus series pictóricas Nómada urbano y Nómada marítimo, series de trabajos en papel representativas de su evolución entre los sesenta y los noventa, una veintena de libros de poesía y más de diez catálogos pictóricos. También han recalado en Valladolid un ejemplar de la revista Syntaxis con portada de Padorno y otro de la revista Astil, con dibujo de Manolo Millares y poema de Padorno, así como una colección de instantáneas ligadas a su vida familiar.
Manuel Padorno: poeta, pintor, nómada. Sala de exposiciones de La Pasión, Valladolid
07/02/2025
Los ochenta: fotografía para una posible movida británica
Hasta el próximo mayo, la Tate Britain de Londres acoge “The 80s: Photographing Britain”, una muestra que rastrea el trabajo de fotógrafos, colectivos y publicaciones en Gran Bretaña durante la era Thatcher, con el telón de fondo de los levantamientos raciales, las huelgas mineras, la pandemia del sida y la gentrificación.
En aquella época, la fotografía se empleaba como herramienta para el cambio social, el activismo político y los experimentos creativos, y en esta exhibición se ha dado protagonismo a los autores queer, la diáspora del sur de Asia y la representación de las mujeres en esta disciplina.
Derek Bishton, Brian Homer & John Reardon. Handsworth Self Portrait, 1979
07/02/2025
Sorolla, dos meses más en la Galería de Colecciones Reales
La Galería de Colecciones Reales ha anunciado que, dada la buena acogida del público a su muestra “Sorolla, cien años de modernidad“, su presentación se prorrogará hasta el 20 de abril; estaba prevista su clausura a mediados de febrero. Más de 80.000 personas han acudido, desde octubre, a la exhibición que pone fin a las celebraciones del Centenario Sorolla y cuya apertura coincidió, además, con el cierre del museo madrileño del artista por obras de remodelación.
Esta exposición, organizada por Patrimonio Nacional y Light Art Exhibitions en colaboración con el propio Museo Sorolla y su Fundación, consta de 77 obras significativas de todas las etapas del valenciano y de los principales temas por los que se interesó. Está comisariada por Blanca Pons-Sorolla, bisnieta de Sorolla y experta en su obra; Consuelo Luca de Tena, exdirectora del Museo Sorolla; y Enrique Varela Agüí, su director actual.
Con motivo de de esta prórroga, algunas piezas se incorporan al recorrido: Comida en la barca, datada en la década de 1890 y llegada de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; y dos obras realizadas por Sorolla en la playa de Valencia durante el verano de 1916, procedentes ambas de colecciones privadas y pocas veces expuestas.
Uno de los mayores atractivos de esta antología es, en todo caso, Boulevard de París, pintura que se daba por perdida desde que se mostró en la Exposición Nacional y se vendiese en 1890 y que ha podido recuperarse para esta ocasión. Asimismo, se exhibe por primera vez desde la muerte del artista La Giralda, Sevilla (1908) y pueden contemplarse, por primera vez en España, Retrato de la tiple mexicana Esperanza Iris (1920), Arco y puerta de Santa María, Burgos (1910), Niños bañándose o Sol de la tarde, Valencia (1909) y Barcas en Jávea (1905). En Madrid se estrenan Sierra Nevada desde el cementerio, Granada (1909), Antes del baño. Valencia (1909) y Lucrecia Arana (1920).
Joaquín Sorolla. Comida en la barca, 1898. Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
05/02/2025
El Thyssen Málaga prorroga “Sorolla en Andalucía”, tras recibir más de 50.000 visitas
El Museo Carmen Thyssen Málaga ha decidido prorrogar, hasta el 6 de abril de este año, su muestra temporal “Sorolla en Andalucía“, después de que sus visitas hayan superado las 50.000 desde su apertura el 15 de noviembre de 2024, hace dos meses y medio.
La exhibición, que inicialmente se clausuraría el 9 de febrero, está comisariada por el director del Museo Sorolla madrileño, Enrique Varela Agüí, y forma parte de la programación oficial de la conmemoración del centenario del artista valenciano.
“Sorolla en Andalucía” puede verse en la segunda planta de la Colección Permanente y cuenta con catorce obras que buscan reflejar la fascinación de este autor por Andalucía, llevada al lienzo en sus viajes por diferentes regiones y ciudades, que repitió con frecuencia entre 1902 y 1919. Se han recogido ejemplos de sus estancias en Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla y Jerez.
Esta es la primera muestra temporal que puede recorrerse en las salas de la Colección Permanente, en concreto en la sala “Fin de Siglo”, entablando un diálogo con las piezas coetáneas allí expuestas.
Sorolla en Andalucía. Museo Carmen Thyssen, Málaga